miércoles, 29 de octubre de 2014

10 ganadores del premio Hasselblad

Aunque al principio parecía una desventaja, debo decir que el hecho de ignorar la obra de los grandes artistas fotógrafos ha incentivado el asombro en ellos cuando los conozco, lo cual me agrada y, además, me ayuda. Desde las primeras clases en fotografía fui conociendo a los artistas que han marcado el camino fotográfico. Cartier-Bresson, que es ahora uno de mis favoritos (estoy seguro que muchos de mis compañeros también lo consideran genial) fue el primer fotógrafo del que tuve conocimiento en clase. No lo incluyo en esta lista no por no merecerlo, ni mucho menos por el que sea peor que los que si son citados; ese aspecto no lo puedo calificar, pues “mejor” carece de un significado estricto en el ámbito artístico y en muchos otros; sino por el hecho de haberlo estudiado antes, de conocer su obra tal vez de forma más extensa y de asombrarme por primera vez de la fotografía con él. Quiero hacer evidente que para mí este artista tiene un trato especial, y lo dejo fuera dándole la oportunidad a un artista más de entrar en esta lista, que a mi parecer, escoger sólo 10 resultó un trabajo arduo, pues me sentí asombrado de la obra de muchos más que solo 10. De la misma forma, no incluyo en mi lista a Álvarez Bravo, William Klein, Irving Penn, cuya genialidad ya he conocido, y su omisión no es representativa de un pobre trabajo.

El premio Hasselblad de fotografía se entrega anualmente desde 1980, exceptuando el año 1983. Equivalente al premio nobel, ha galardonado hasta el momento a 33 artistas fotográficos. A continuación se enlistan a 10 que han sido galardonados con dicho premio, y los menciono porque su trabajo me ha impresionado. El orden de éstos representa nada.

Edouard Boubat. Ganador del premio Hasselblad en 1988

Me ha fascinado la forma romántica de su trabajo. Según varias fuentes, incluyendo la misma reseña de Hasselblad foundation sobre su trabajo, trataba de retratar el amor, la compasión en y sobre las personas, lo poético de la vida cotidiana. Desde mi punto de vista su trabajo es pasivo (refiriéndome a lo no violento ni drástico) transmite calma y plenitud, además de elementos que en conjunto terminan siendo un indicio de gran sensibilidad por parte del artista y gracia.


Josef Koudelka, galardonado en 1992

Koudelka hace un trabajo un poco de documentación, aunque éste no sea totalmente  su enfoque real. Se mantuvo en constante movimiento, tomando fotografías en diferentes países. Nacido en Checoslovaquia, recibió diferentes galardones además del premio Hasselblad. Considero su trabajo un poco crudo, lleno de realidades. Con la ventaja de enfatizar eventos importantes desde la fotografía, como la segunda guerra mundial, y eventos en diferentes países. Koudelka cuida la composición y el contenido como cualquier artista. Al igual que Cartier-Bresson siento notar en su trabajo un sentido natural compositivo.


Susan Meiselas, ganadora en 1994

Uno de los trabajos más conocidos de Susan es el haberse adentrado a Nicaragua para documentar los sucesos de la revolución. Después de esto siguió haciendo fotografía en esta misma forma: documentando eventos sociales. Desde sus fotografías se puede ver en la fuerza en cómo la gente está empeñada en lograr un objetivo. Me hace sentir identificado (aunque no estoy en ninguna situación como la de la gente retratada) y me hace sentir cierto compromiso social.



Robert Häusser, ganador en 1995.

Muchas fuentes colocan a Robert Häusser como fotógrafo subjetivo. En este ámbito, se consideraba a la experimentación como una vía válida de fotografía artística. Por la experimentación Robert encuentra maneras diferentes de fotografiar. Sin perder la composición logra resultados que en particular me han asombrado. Algunas fuentes hablan de que Häusser planteaba el tema de la soledad y la muerte, opinión que a veces comparto pue es cierto que muchas de sus fotografías carecen de un personaje (humano). A veces siento que su trabajo se trata también sobre el paisaje y las formas.



Christer Strömholm, ganador del premio en 1997

Fotógrafo sueco, fue inspiración de nuevas generaciones. Encontré menos información de este artista en internet que con los otros (existe información, pero está en otros idiomas, con suerte en francés) su trabajo a veces se centra en personajes singulares. Tiene series de niños de diferentes países, mostrando la inocencia en ellos de diferentes maneras. Tiene también trabajo sobre el ambiente bohemio de la época, retratando a gente bastante singular, travestidos por ejemplo. La importancia de este artista es el hecho de que impulsó la fotografía artística en Europa, y por supuesto en su país. Su trabajo me parece fascinante aunque a veces no entienda el por qué me causa tal sensación.



Cindy Sherman ganadora en 1999

Me parece bastante agradable el hecho de que el personaje principal siempre sea ella. Aunque esto por supuesto sugiere el egocentrismo, me parece un recurso bien utilizado; ponerse en los zapatos de la obra misma. Sus temas son variados: el papel de la mujer en la sociedad, el papel del artista, la naturaleza del arte etc. El hecho de que ella misma cree los sets en los que trabaja  y el maquillaje un tanto pop, sugiere la influencia de la pintura en su fotografía. Me hez amena su obra, que algunas veces es un tanto cómica. La vivacidad que imprime, digna del uso del color.



Boris Mikhailov galardonado con el premio Hasselblad en el año 2000

“I am not trying to take pictures of sensational things, but rather of those things which are in excess.”

Su trabajo me parece agradable (aunque para algunas personas no lo es) ya que maneja la crítica de forma cómica algunas veces. Los jueces de Hasselblad foundation hablan sobre él como el artista con un fondo soviético hasta hoy en día, y es notorio. Su trabajo tiene una crítica social que maneja de manera no tan seria. Su trabajo me deja confundido, no por el contenido, sino por el hecho de que en algunas piezas su trabajo presenta problemática seria que dirige con ironía.



Hiroshi Sugimoto galardonado en 2001

Sugimoto maneja su obra inspirado en el arte renacentista e ideas de occidente, queriendo reflejar en ella su análisis sobre paradojas en el tiempo. Su composición es excelsa, su trabajo muestra un grado de meticulosidad que se refleja en la “limpieza” de su obra. Muchas de sus piezas son fotografías de otras piezas a veces no tan artísticas, integrando temas como religión, historia y política de un modo bastante particular, muy “Hiroshi”.



Malick Sidibé, galardonado en 2003

Malick se encarga de retratar la vida cotidiana en África en una época de gran efervescencia. Convencido de que existe un “monopolio” occidental sobre la idea de arte, es una revelación mostrar la cultura de una región que está muy alejada de lo que le interesa a un público común. Para Malick, su propia atmósfera y naturalidad han sido un acierto. Como retratista, muestra a África en periodo de postcolinización, una época de grandes cambios culturales. Desde mi punto de vista, su trabajo está lleno de vivacidad.



Graciela Iturbide, galardonada en 2008


Graciela Iturbide ha sido un pilar importante para el desarrollo de la fotografía artística en Latinoamérica, junto con Álvarez Bravo, ambos mexicanos. Su obra mantiene fuerte la relación entre hombre y naturaleza, hombre y cultura, sociedad y poesía. Graciela muestra el ritual y la vida cotidiana no sólo de México, sino de otros países. Tiene un trabajo documental extenso, que a mi parecer resulta un poco melancólico. Lo cual, en un país como México, sería bastante lógico.


domingo, 26 de octubre de 2014

Magistral del viernes 24 de octubre de 2014.

La magistral de éste último viernes estuvo a cargo de Marco. Él, propuso en el inicio la pregunta ¿Qué decir? pues en sus palabras "ya se ha dicho mucho sobre la fotografía". Sin embargo, el tema de la fotografía es bastante extenso y hay mucho de que hablar. En su análisis, habló sobre su experiencia personal a modo de introducción. Denotó el hecho de que de alguna forma, el lugar donde convergemos (él como ponente y nosotros como público) es el arte. Fue en una exposición de Kurt Hentschläger, en el museo laboratorio arte Alameda, que encontró una experiencia religiosa. La pieza se encontraba en una sala de éste museo, la cual estaba llena con humo y se bombardeaba constantemente de luces de colores y un sonido bastante particular que creaba un atmósfera singular. Clasificó la pieza como pintura, pues (lo cito) "la pintura es color". La tecnología había cambiado la forma en cómo ver la pintura, desde éste punto de vista, e insertó la tecnología al proceso fotográfico. 



La fotografía es un avance fotográfico; vivimos a través de la fotografía. El arte es un reflejo de una sociedad/realidad a través de una época. 

Se habló de el futuro de la imagen. Se piensa en desarrollar proyectos en los cuales se pretende alcanzar el hecho en que una imagen que se ha generado en tu cabeza pueda "materializarse" y compartirse  a través o hacia un dispositivo. Aunque existen bromas sobre la posible existencia en el futuro de un chip que pueda conectarse al cuerpo humano para conectarse con tus pensamientos, la ficción puede rebasarnos en algún momento y volverse un hecho. 



La fotografía actualmente está limitada al tipo de cámara, al software que se utiliza para el archivo y/o edición; a los lentes, filtros, formatos, etc., por el hecho de que la tecnología estandariza y generaliza con un propósito comercial. Esto podría mantenerse, pues el camino del mercado en el futuro no parece tener indicios de cambiar. 

La tecnología puede también usarse como arma maliciosa, los avances tecnológicos han sido impulsados a partir de fines bélicos. El hecho de que en estos momentos existe una fuerte actividad a una plataforma como lo es el Internet, ha generado que muchas empresas exijan datos a los usuarios para después poder enfocarlos a un mercado y vender. Las ventajas de la tecnología en cuestión fotográfica es la difusión de una imagen; la tecnología crea comunidades que comparten los mismos intereses.

Actualmente se desarrollan proyectos fotográficos que hacen uso de las nuevas, y no tan nuevas, tecnologías. La fotografía aumentada, que se conforma por fotografías HDRI (high dinamic range image); fotografías panorámicas, dentro de estas el panono (panoramic ball camera) que consiste en una pelotita con muchas cámaras que detecta el momento en que al lanzarse se encuentra en la cima y toma una fotografía, QTVR (quicktime virtual reality) que permite la visualización de una fotografía panorámica y su exploración. 

Imagen tomada con una panoramic ball camera


En el tema "Hibridación y limites" se hablo del fotomovimiento, la cual como su nombre lo indica es una fotografía con movimiento. Un ejemplo de éstos son los gifs (Graphic interchange format). La diferencia con el video es que el fotomovimiento no tiene narrativa, no hay código de tiempo. El project Tango, un proyecto desarrollado por google de realidad virtual que compone mapas espaciales captado a través de cámaras de dispositivos electrónicos, para emular actividades en 3D basados en el movimiento y posición del usuario. Timelapse e hyperlapse, en donde se filma o se fotografía un suceso para después mostrar esta secuencia acelerada y ver cómo se desarrolla la escena. El bullet time, que consiste en la relentización del tiempo para observar sucesos muy veloces (un ejemplo muy claro es la filmación de ciertas escenas de la película The Matrix). La cámara Nytro,  que básicamente capta campos de luz. 



Sobre los soportes, la tecnología nos acerca a las pantallas flexibles en nuestros gadgets, Papel digital, sensores que se conectan con otros dispositivos para sincronizar o activar un disparo fotográfico. 



¿A donde va la fotografía? Se cuestionó Marco, quien inmediatamente respondió a sí mismo: Nadie sabe. La fotografía depende de la tecnología y también de la concepción del arte, que va cambiando con el paso del tiempo. Y la duda es tan clara que se muestran regresos a las técnicas antiguas a la fotografía. Diversos artistas han decidido trabajar con técnicas anteriores a la fotografía; un ejemplo bastante claro se di hace dos semanas con Patricia Lagarde y su proyecto de androtipos.

sábado, 11 de octubre de 2014

Magistral del viernes 10 de octubre de 2014

Para la magistral de éste viernes tuvimos una conferencia con las artistas visuales Marianna Dellekamp y Patricia Lagarde. Ellas presentaron sus proyectos (uno cada una) y platicaron acerca del desarrollo y la difusión de cada uno. La magistral duró poco ya que hubieron ciertos retrasos. Como éste evento fue documentado, el montaje de los instrumentos hizo que la magistral empezara tarde.  Las personas que instalaron dichos instrumentos tuvieron fallas técnicas, sobretodo de sonido, lo cual resultó bastante molesto durante la conferencia. 

Patricia Lagarde y Ars Combinatoria

Patricia Lagarde fue la primera en presentar su trabajo. Ella, fotógrafo, se inmiscuyó en otras disciplinas tales como el grabado, dibujo etc. Esto, según sus palabras, influyeron en su forma de hacer fotografía. 

Ella dijo que el soporte donde se encuentra una obra al ser colocada también debe contribuir con el discurso de ésta, y no se sentía cómoda con que fuese "una pared" (por citar un ejemplo) Decidió resolver éste problema haciendo foto-libros con sus obras. Tenía como principal objetivo que éste fuera un libro en lo que lo fundamental y principal fuese la imagen.

 Ars combinatoria es una colección de objetos en foto-libro que son sacados de contexto, sacándolos de su naturaleza misma. Sus imágenes son androtipos, pues ella considera que ha desarrollado un criterio visual que le permite encontrar una mejor calidad en un androtipo que en una fotografía digital, o algún otro medio. Su recopilación de objetos pretende ser bastante primaria e, incluso, podría calificarla de inocente. Basa su elección en ideas de cuentos de Borges, en las que según uno de estos, existía una enciclopedia china que clasificaba a los objetos como "todos los azules", o "cosas despiertas a las 5 de la mañana". Esta forma de clasificar que ella extrae de Borges me recuerda un poco a la novela de García Márquez "cien años de soledad". En uno de los capítulos los habitantes de Macondo tienen una enfermedad que no les permite dormir, esto pronto los lleva a un estado primitivo donde no recuerdan el nombre de las cosas y les ponen carteles con su nombre. Esto evoluciona hasta que no son capaces de recordar y entonces describen también para qué sirve cada cosa. La cosa se pone peor cuando no recuerda nisiquiera como leer... 

Siguiendo con lo que nos compete, ella piensa que el momento cumbre de la fotografía fueron sus orígenes, pues ahí existió una riqueza visual bastante diferente a las otras épocas. 


Marianna Dellekamp y la biblioteca de la tierra. 


Marianna parte de la idea de que todos somos coleccionista de alguna forma. Mostró su proyecto que consistía en reunir muestras de tierra de distintas partes del mundo, colocándolas en cajas de acrílico, emulando la forma, a veces, de libros. Para esto, convocó a la gente haciendo spam por e-mail a que le enviarán una bolsa con aproximadamente 1 kg. de tierra de su región. Para su sorpresa, la gente respondió de muy buena forma y su colección fue tomando forma hasta tener una cantidad considerable de muestras de tierra. 

Para cada libro (refiriéndonos por supuesto a la cajita de acrílico con la tierra) estaba escrito, como autor, el nombre de la persona que había donado la tierra. Esto, proponía el hecho de que la colección no era de un solo autor, sino que era una obra colectiva. 

Marianna decidió dividir la colección de forma cromática, por lo que cuando se presenta la obra, la colocación de los libros se hace por los tonos de color que tiene la tierra. 

Esta biblioteca fue un trabajo arduo, pues muchas veces se tuvo problemas con la aduana al enviar las porciones de tierra. También hubo mucha gente que no envió solamente tierra; también enviaban objetos endémicos de la región, o pétalos, o piedras. 

Para el fichero de la biblioteca utilizó fotografías del lugar de donde extraían la tierra, que pedía a la gente que le enviaba ésta. 

En esta magistral, Dellekamp cerró su recolección de porciones de tierra, pues decía "uno mismo sabe cuando debe retirarse". Me dio la impresión de que éste proyecto la estaba desgastando, y, aunque ella insistía en el hecho de que cada vez que le llegaba mas tierra le daban más ganas de seguir, sus palabras no fueron tan convincentes, tanto que, como se mencionó anteriormente, hizo oficial el cierre de la expansión de su obra. 



Dellekamp no abarca el tema de la fotografía tanto como Lagarde, pues las fotografías que presenta Dellekamp en el fichero son fotografías que ella no toma, sino la gente que manda la tierra. Ella utiliza la fotografía como un objeto descriptivo, complementario, mientras que Lagarde se basa completamente en la imagen. Ésta dualidad de uso de la fotografía es algo que desde sus orígenes se implementado, lo que me deja pensante; tal vez todavía seguimos la misma línea. Encontrar un punto de quiebre, como algunas veces lo plantea y lo posibilita la fotografía digital, podría dar un giro a nuestras obras. No quiero decir con esto que utilizar a la fotografía como descriptiva o meramente como una imagen sea malo, la magistral muestra las posibilidades que tenemos de armar nuestra obra cuando utilizamos la fotografía de ésta forma. Mi trabajo, ésta vez como espectador es, ¿Qué camino voy a tomar yo?


martes, 7 de octubre de 2014

Magistral del Viernes 5 de Octubre de 2014


Se retomó el tema de la sesión pasada, en la que se habló sobre la forma de fotografía en el siglo XX. Se mencionaron algunos artistas, los cuales cito a continuación:

Louis Victor Emmanuel Sougez

Fotógrafo y crítico. Defendió la fotografía artística, a tal grado de calificar a los fotógrafos amateur como primitivos. Perteneció a "la nueva objetividad", moviemiento artístico que se opone al expresionismo y propone a la fotografía como un arte autónomo. Creó, además, un grupo llamado "el rectángulo" (título originado por la forma de las fotografías).


Alexander Rodchenko

Fotógrafo, pintor, escultor, diseñador. Enfatiza en sus principios las figuras geométricas y las formas industriales. Tuvo influencia de Malévich. Su trabajo también estuvo marcado por haberse alineado con los bolcheviques. Reorganizó en Rusia a las escuelas de arte. Dejó de tomar fotografías en 1942.



Ansel Adams y Edward Weston.

Estos dos fotógrafos estadounidenses formaban parte de un grupo llamado "F 64". Mientras Ansel Adams tomaba fotografías paisajistas y había desarrollado una teoría de "zonas método" que se usaba para dividir la graduación de zonas en un escenario en once partes, Escribió 3 libros: La cámara, el negativo, la impresión. Observa por primera vez el proceso fotográfico y propone para este 8 pasos, que terminaría evolucionando a 12. 


Weston empleaba el primer plano en temas naturales lo que le permitía obtener fotos bastante particulares. Weston conoce a Tina Modotti con quien tiene un amorío. Esta razón es la causa de que Weston incursione en el arte Mexicano. Hace una gran amistad con Diego Rivera. Propone la teoría de la visualización. 

Fotografía por Edward Weston.

En este contexto entra un personaje mexicano muy importante: Manuel Álvarez Bravo, pionero de la fotografía en México quien se acerca a Tina para conocer a Edward Weston. Después de que Manuel apertura esta nueva forma de arte, muchas mujeres mexicanas comienzan a desarrollar su trabajo.


Fotografía de Manuel Álvarez Bravo.

Bill Brand

Este fotógrafo desarrolla un estilo al tomar fotografías de desnudos con gran angular. Este artista inglés desarrolla también su trabajo  mostrando los contraste sociales de su época principalmente en su país. Sus trabajos de desnudos con gran angular "deforman" las imágenes humanas llegando a tener ciertos tintes surreales.


Weege.

Según el profesor Andrea, "Wegee era un personajazo. Cínico de primera". Su estilo era ser un fotógrafo ambulante. Por lo que su obra era bastante urbana: retrataba accidentes de tránsito, rodadas de travestis entre otras cosas. Llegó a relacionarse con la policía para desarrollar mejor su trabajo y ellos también solicitaron de su trabajo para obtener evidencias en algunos delitos o accidentes. 


Diane Arbus

Diane, de quien ya estamos familiarizados con su obra con la discusión que contiene el libro de Susan Sontang, tuvo en sus principios una tendencia a la fotografía de moda. Pasó, en la década de los 60's, a retratar la subcultura de las grandes ciudades de Norte América, Se suicidó. 


También se mencionaron, aunque en menor medida como a los artistas anteriores, a Sandy Skoglund, quien fue de los primeros artistas en hacer instalaciones; Ernst Haas; Robert Mapplethorpe quien manejaba impresiones en platino y paladio, además de poner en sus obras contenido que en ese entonces era tachado de pornografía.